Расцвет романа нового типа (например, в
творчестве
В.Скотта), вызвал к жизни ряд итальянских опер. Россини заимствовал
сюжеты из романов В.Скотта для двух своих опер – Елизавета, королева
Английская и Дева озера. Доницетти прославился Лючией ди
Ламмермур, либретто которой написано по роману В.Скотта Ламмермурская
невеста, а Беллини покорил Европу оперой Пуритане, также по
роману Скотта. Эти три композитора как бы перекидывают мост между
поздними неаполитанцами и Верди. Однако в комической опере они сильно
отличаются друг от друга.
Дж.Россини (1792–1868) был мастером
искрящейся, безупречной по стилю оперы-буффа. Опираясь прежде всего на
свой врожденный дар мелодии и ритма, он с 1813 по 1817 выпускал в свет
один шедевр за другим – Итальянка в Алжире (1813), Турок в
Италии (1814), Золушка (1817) и, конечно, вершина творчества
Россини в данном жанре – Севильский цирюльник (1816). Во всех
этих операх ощущается некоторое неуважение к певцам, ибо Россини не
стесняется выписывать в партитуре разного рода пассажи и орнаменты,
которыми в его эпоху певцы, импровизируя, украшали авторские тексты.
Оживленности музыкально-драматического действия у Россини способствует
ясное и точное оркестровое письмо, хотя музыка нередко достигает
кульминации благодаря т.н. россиниевскому крещендо, приему достаточно
механическому. Когда композитор настроен серьезно – например, в Отелло
(1816), Моисее в Египте (1818) и Вильгельме Телле (1829),
бравурные пассажи уступают место величественным хорам и сильным
оркестровым эффектам.
ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ. Сцена из
оперы Дж.Россини.
Основные качества стиля Россини –
острота, живость, театральность. Напротив, музыка его современника
В.Беллини отмечена аристократизмом и почти женственной мягкостью.
Покрывало густой меланхолии Беллини набрасывает даже на комическую оперу
(Сомнамбула, 1831), хотя он тоже не прочь блеснуть виртуозными
колоратурными финалами. Беллини писал свои оперы для лучших певцов эпохи
и вводил в свои изящные мелодии тщательно выверенные вокальные
украшения. Пуритане (1835),
лирическая «лебединая песня»
композитора, требует особенно высокой техники пения; Норма
(1831), где действие происходит в древней Галлии, носит более
героический характер.
Г.Доницетти
занимает промежуточное место между Россини и Беллини – и по возрасту, и
по стилю, причем отличается от них большей плодовитостью. Мелодика
Доницети не столь изящна, как у Беллини, и его театральное чутье
уступает россиниевскому, но оркестровая партия у Доницетти гармонически
богаче и насыщенней. По умению сочетать театральное и музыкальное начало
Доницетти предвосхищает Верди. Такие поздние оперы Доницетти, как Лючия
ди Ламмермур (1835), Анна Болейн (1830) и Герцог Альба
(1840), демонстрируют мастерство в обрисовке характеров, а также
преломление принципов музыкальной реформы Глюка на итальянской почве. В
эту эпоху романтическая опера выдвигается на первый план, а комическая
опера уходит со сцены: такие сочинения Доницетти, как Любовный
напиток (1832) и Дон Паскуале(1843), – в числе лучших и
хронологически последних образцов оперы-буффа.
Россини, Доницетти и
Беллини были еще прочно связаны с традициями 18 в. Идеи романтизма
выражены скорее в либретто, нежели в музыке их опер. В полную силу
романтическая эпоха итальянской музыки заявила о себе в произведениях
Дж.Верди, величайшего итальянского оперного композитора. Верди был
самоучкой, всячески отстаивал свою творческую независимость и, найдя
собственную дорогу, смело двинулся по ней. Он стремился воссоздать в
музыке сильные драматические конфликты. В ранних операх – Навуходоносор
(1842), Эрнани (1844) и Макбет (1847) – конфликтность
выражена больше в либретто, чем в музыке, хотя эти оперы на политические
темы были восприняты в качестве символов национального движения. Уже в Макбете
Верди демонстрирует особое внимание к развитию музыкальных
характеристик героев – и в вокальных партиях, и в оркестре. Тем же
качеством отмечены его первые настоящие удачи – Риголетто (1851),
Трубадур (1853) и Травиата (1853). Эти смелые, даже
шокирующие сюжеты получили убедительное выражение во всех аспектах
музыки – мелодическом, ритмическом, оркестровом.
После
периода закрепления достигнутого ранее, когда появились Симон
Бокканегра (1857), Бал-маскарад (1859) и Сила судьбы
(1862), Верди обратился к жанру французской «большой оперы», который
истолковал на свой лад в Доне Карлосе (1867) и особенно в Аиде
(1871) – возможно, самой популярной опере всех времен. Балетные и
зрелищные сцены соединены здесь с глубокой психологической
достоверностью. В Отелло (1887) 74-летний композитор бросил вызов
вагнеровской «симфонической опере», не жертвуя при этом итальянской
певучестью; либреттист Верди А.Бойто (1842–1918), в свою очередь, бросил
вызов Шекспиру – как в Отелло, так и в Фальстафе (1893),
который стал последней оперой Верди. Многие считают Фальстафа
шедевром; в его партитуре буйные юмористические сцены соседствуют с
камерно-лирическими эпизодами.
В последнее десятилетие 19 в.
итальянская «серьезная» опера наконец становится вполне «современной». В
операх Сельская честь (1890) П.Масканьи (1863–1945) и Паяцы
(1892) Р.Леонкавалло (1857–1919) на сцене – повседневная жизнь
Италии. (Сюжет Паяцев, возможно, заимствован из рассказа судьи –
отца композитора о действительном происшествии.) В этих одноактных
операх, часто объединяемых в один спектакль, на слушателя изливается
поток бешеных страстей и трагических событий. Подобный реализм (или
«веризм») близок стилю бульварной прессы. Дж.Пуччини (1858–1924) тоже
тяготел к яркой театральности и обладал талантом правдиво передавать
эмоции в лирической, полудекламационной по типу мелодике. В его Богеме
(1896), Тоске (1900), Мадам Баттерфляй (1904; в России
ставилась под названием Чио-Чио-сан) и Турандот (опера
осталась после смерти автора незаконченной; завершена композитором
Ф.Альфано в 1926) оркестр выступает постоянным комментатором
сценического действия. Простой «говорок» в вокальных партиях занимает
место речитатива; настоящие арии редки. Искусство Пуччини отмечено
«фотографизмом», и в его операх музыка – служанка драмы.Болеетого, мало кто из композиторов имел такую склонность к театральным
эффектам, и можно сказать, что век итальянской серьезной оперы
практически закончился после него, несмотря на усилия
композиторов-вердианцев – Л.Даллапикколо (1904–1975), И.Пиццетти
(1880–1968), Р.Росселлини (1908–1982).
Рядом с
Верди в опере 19 в. можно поставить лишь Р.Вагнера. В начале
романтической эпохи немецкая опера едва ли существовала. Немецкие
оперные композиторы работали за пределами Германии – Гендель в Англии,
Гассе в Италии, Глюк в Вене и Париже, в то время как немецкие придворные
театры были оккупированы модными итальянскими труппами. Зингшпиль,
местный аналог оперы-буффа и французской комической оперы, начал свое
развитие позже, чем в латинских странах. Первым образцом этого жанра
стал Черт на свободе И.А. Хиллера (1728–1804), написанный в 1766,
за 6 лет до моцартовского Похищения из сераля. По иронии судьбы
великие немецкие поэты Гёте и Шиллер вдохновляли не отечественных, а
итальянских и французских оперных композиторов.
Романтизм
соединился с зингшпилем в Фиделио – единственной опере Л.ван
Бетховена (1770–1827). Убежденный сторонник идеалов равенства и
братства, выдвинутых Великой французской революцией, Бетховен выбрал
сюжет о верной жене, избавляющей от тюрьмы и казни несправедливо
осужденного мужа. Композитор необычайно тщательно отделывал оперную
партитуру: он закончил Фиделио в 1805, сделал вторую редакцию в
1806 и третью – в 1814. Однако оперный жанр ему не удавался; до сих пор
не решено: то ли Бетховену удалось все-таки преобразить зингшпиль в
замечательную оперу, то ли Фиделио – это грандиозный провал.
Действие
бетховенской оперы происходит в Испании, хотя подразумевается
революционная Франция. А творцом подлинно немецкой оперы – и по сюжету, и
по языку – стал еще более космополитически настроенный композитор.
К.М.Вебер (1786–1826) учился многим искусством (он пробовал свои силы и
как художник-график, и как литератор), объехал всю Центральную Европу
как пианист-виртуоз и позже возглавлял оперные театры в Праге и
Дрездене. Во время своих странствий он познакомился с народной песней, а
работая в театре, глубоко вник в выразительные возможности разных
инструментов оркестра. Эти два элемента соединились в его Вольном
стрелке (1821) – опере о леснике, который получает от дьявола
заколдованные пули, чтобы победить на соревновании стрелков и получить в
награду руку любимой девушки. Вольный стрелок –
сверх-романтический зингшпиль: в нем отразились и крестьянские суеверия,
и страх горожанина перед таинственными лесными чащами. Национально
окрашенные хоровые эпизоды и оркестровые картины природы в этой опере
повлияли на все дальнейшее развитие жанра на немецкой почве и принесли
Веберу огромный успех, который не смогли превзойти следующие «большие»
оперы композитора – Эврианта (1823) и Оберон (1826).
Абсолютной
вершины немецкая опера достигла в творчестве Р.Вагнера (1813–1883), в
ранних произведениях которого заметно влияние Вебера и Маршнера, а также
Спонтини и Керубини. Первая опера композитора – Риенци (1842) –
была вполне традиционным произведением во французском героическом вкусе.
Значительный шаг к воплощению принципиально новой идеи «музыкальной
драмы» Вагнер сделал в Летучем голландце (1843). Хотя эта опера
«номерная», что типично для итальянского стиля, «номера» здесь тяготеют
скорее к слиянию, чем к разделению, и внутри актов действие развивается
непрерывно. В Летучем голландце появляется и главная философская
тема Вагнера – искупление через женскую любовь. Текст либретто
композитор написал сам. В Тангейзере (1845) и Лоэнгрине
(1850) слушатель погружается в мир древних германских легенд. В этих
операх декламационное вокальное письмо сочетается с активным развитием
музыкального тематизма в оркестре, и уже широко используются лейтмотивы
(«ведущие мотивы»), главные мелодические идеи: относительно краткие,
постоянно возвращающиеся фразы, связанные с конкретными героями,
предметами или понятиями. Следующим шагом было сплетение подобных
лейтмотивов в единую ткань, в результате чего центр музыкального
действия сместился в симфоническую сферу. Наконец, новый метод был
поставлен на службу сквозной теме вагнеровского творчества –
скандинавскому эпосу, восходившему, как полагал Вагнер, ко времени
зарождения германского этноса.
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ. Эскиз декорации к
опере Р.Вагнера. Художник М. Брюкнер.
Вагнер дважды
прерывал свой двадцатилетний труд над тетралогией Кольцо нибелунга;
в эти перерывы появились две оперы – Тристан и Изольда по
средневековой легенде (1865) и восхитительная комическая опера Нюрнбергские
мейстерзингеры (1868). Затем Вагнер вернулся к своему грандиозному
музыкальному повествованию о богах и девах-воительницах. Две первые
части тетралогии – Золото Рейна (1869) и Валькирия (1870)
были поставлены отдельно, а премьера следующих частей – Зигфрида и
Гибели богов – прошла уже в составе полного цикла Кольцо
нибелунга на первом вагнеровском фестивале, которым в 1876 открылся
специально построенный театр в Байройте. Хроматическая гармония Тристана
определила дальнейшее развитие гармонического языка в европейской
музыке целого столетия. Постановочные принципы Байройта положили начало
современным принципам оформления и постановки оперы; Байройт стал
великолепным обрамлением для Парсифаля (1882), сюжет которого
основан на легенде о Граале. Возможно, однако, что жизнерадостная
опера Нюрнбергские мейстерзингеры в наибольшей степени отвечает
стремлению Вагнера к синтезу искусств – «совокупному произведению
искусства».
ЭСКИЗ КОСТЮМА БРУНГИЛЬДЫ
в опере
Валькирия Р.Вагнера.
Художник К.Э.Дёплер.
ПАРСИФАЛЬ. Эскиз декорации к опере Р.Вагнера.
Художник П.Жуковски.
Одним из членов
байройтского
окружения Вагнера был Э.Хумпердинк (1854–1921), помогавший
Вагнеру при постановке Парсифаля. Парсифалевские звучания
слышатся в «пантомиме сна» из собственной оперы Хумпердинка Гензель и
Гретель (1883), маленького
шедевра, где вагнеровская техника
изумительно приспособлена к миру детской сказки с народными песнями и
танцами. Главным же деятелем немецкой оперы после Вагнера стал Р.Штраус
(1864–1949), который впервые прославился как оперный автор после
премьеры Саломеи по драме
О.Уайльда (1905). Еще больший шок
вызвала штраусовская Электра (1909). В музыке этих одноактных
опер с поразительный силой отражены патологические страсти, чему
способствуют остро диссонантная гармония и сверхнапряженная
инструментовка. Совсем другое сочинение – обаятельный и изящный Кавалер
розы (1911), комедия в изысканном стиле рококо, с оглядкой на
моцартовскую Свадьбу Фигаро. В Ариадне на Наксосе (1912,
вторая редакция – 1916) синтезированы жанры оперы-сериа и интермеццо; в Каприччио
(1942), «беседе в одном акте», дискутируется вопрос о преимуществах
музыки и поэзии.
Романтическая опера во
Франции. Склонность французов к героическим и зрелищным
оперным представлениям, возникшая еще во времена Люлли, в 19 в. нашла
продолжение в новом типе оперного спектакля, получившем название opéra
grande – «большая опера». Французская «большая опера» была создана
Э.Скрибом (1791–1861) и Дж.Мейербером (1791–1864), ставшими на три
десятилетия кумирами всей Европы. Скриб производил на свет либретто с
быстротой (но не качеством), достойной Метастазио. Уроженец Берлина,
Мейербер сочинял в эклектичном (и довольно безликом) стиле, полном
пафоса и отличавшемся отсутствием чувства юмора (но в 19 в. юмор и не
был обязательным качеством серьезного искусства). Скриб и Мейербер
сочинили целый ряд грандиозных произведений для постановки в Парижской
опере: Роберт-дьявол (1831), Гугеноты (1836), Пророк
(1849) и поставленная посмертно Африканка (1865); оригинальные
оркестровые эффекты сочетаются здесь с бравурными вокальными партиями в
духе Россини, балетом, зрелищными сценами. Сквозная литературная тема
этих опер – преследование меньшинств, национальных и религиозных; та же
мысль присутствует и в опере Ж.Галеви (1799–1862) Еврейка (1835)
на либретто Скриба. Возможно, лучшей «большой оперой» являются
написанные в 1856–1858 Троянцы Г.Берлиоза (1803–1869).
Вернувшись к античной теме, Берлиоз сумел передать подлинный эпический
дух благодаря исключительно интересной гармонии и инструментовке, строго
выдержанному стилю. После долгого забвения в наши дни упомянутые
французские оперы снова звучат в великолепном исполнении, доказывая свою
жизнеспособность.
Французским автором, достигшим замечательного
результата в области «комической оперы» (opéra comique), стал ученик и
зять Галеви – Ж.Бизе (1838–1875). Бизе пришел в музыкальный театр в тот
период, когда соединение национальной традиции комической оперы с
романтическими тенденциями вызвало к жизни такие красивые и оригинальные
оперы, как Фауст (1859) Ш.Гуно (1818–1893) и Миньон
(1866) А.Тома (1811–1896). В Кармен (1875) Бизе достиг
поразительной остроты музыкальной характеристики, которой французский
музыкальный театр не знал со времен Рамо. Либреттисты Бизе сохранили
мощный реализм новеллы П.Мериме, насколько это допускал жанр комической
оперы. По драматургической цельности с Кармен можно сопоставить
лишь Сказки Гофмана (1881) Ж.Оффенбаха (1819–1880).
К.Сен-Санс (1835–1921) в Самсоне и Далиле (1877) тоже дает яркие
музыкальные характеристики, но как целое эта опера достаточно статична.
Прелестное сочинение – Лакме (1883) Л.Делиба (1836–1891);
то же самое можно сказать и о ряде опер Ж.Массне (1842–1912). Среди них
такие достижения, как Манон (1884) и Вертер (1892),
камерные оперы, отмеченные естественностью мелодики, вытекающей из
интонаций речи.
Еще дальше по этому пути пошел К.Дебюсси
(1862–1918), чью вокальную мелодику можно назвать нотированной речью.
Его опера Пеллеас и Мелисанда (1902) по одноименной пьесе
М.Метерлинка явилась опытом слияния музыки и драмы, напоминающим о Тристане
Вагнера, при том, однако, что Дебюсси сознательно делал это совсем
иными методами. Музыка Вагнера – героическая и насквозь хроматическая;
музыка Дебюсси – утонченная, аскетичная, а в области гармонии – весьма
своеобразная и часто опирающаяся на модальный принцип. Оркестр
воспроизводит средневековую атмосферу и рисует эмоциональные состояния
персонажей, но, в отличие от вагнеровских опер, нигде не подавляет
пение.
Никто не повлиял так сильно на Дебюсси, а также на
других композиторов, боровшихся с засильем вагнеровского влияния, как
М.П.Мусоргский (1839–1881). Мусоргский, которому было суждено стать
создателем подлинно русской оперы, отошел от метода включения в
произведение отдельных красочных образцов фольклора, – что было
характерно для его соотечественника и предшественника М.П.Глинки
(1804–1857) в операх Жизнь за царя (1836) и Руслан и Людмила
(1842). Вместо этого он обратился к мрачной психологической драме из
русской истории Борис ГодуновПушкина (опера была поставлена в
1874), а затем к еще более сложному, эпическому сюжету оперыХованщина
(поставлена в 1886), где речь идет о борьбе приверженцев самобытного
пути России (староверы, или раскольники) с пагубными последствиями
насаждения западной цивилизации, воплощенной в фигуре Петра Великого.
Вокальное
письмо Мусоргского тесно связано с интонациями русской речи, и он
сделал хор («глас народа») протагонистом оперного действия. Его
музыкальная речь в зависимости от сюжета склоняется то к острому
хроматизму, то к суровым ладам русского церковного пения. Партитуру Бориса
Годунова, ныне считающуюся образцом выразительности и
оригинальности, современники композитора сочли жесткой по звучанию и
неумелой по приемам. После смерти Мусоргского его друг
Н.А.Римский-Корсаков (1844–1908) отредактировал Бориса и Хованщину,
«исправив» многое в острохарактерном, нетрадиционном и неровном стиле
Мусоргского. Хотя корсаковские редакции опер Мусоргского являлись
общепринятыми почти до конца 20 в., ныне все чаще Борис ставится в
подлинной авторской редакции.
Более лирична, но не менее
«национальна» опера Князь Игорь А.П.Бородина (1833–1887)
на сюжет из древнерусской поэмы Слово о полку Игореве, в большой
своей части дописанная и инструментованная после смерти автора его
друзьями Римским-Корсаковым и А.К.Глазуновым. Блестящее письмо
Римского-Корсакова воссоздает мир русской сказки в таких операх, как Снегурочка
(1882), Садко (1898), Сказание о невидимом граде Китеже
(1907) и Золотой петушок (1909). В последней опере заметны
элементы политической сатиры, а Царская невеста (1899)
свидетельствует, что композитору были подвластны и лирико-трагические
сюжеты.
Относительно
космополитичны по стилю оперы П.И.Чайковского
(1840–1893), в том числе две его оперы на пушкинские сюжеты – Евгений
Онегин (1879) и Пиковая дама (1890). Находясь в эмиграции,
С.С.Прокофьев
(1891–1953) сочинил комическую оперу Любовь к трем апельсинам
(1921) на собственное либретто по комедии Карло Гоцци – возможно, самую
жизнеспособную и популярную из своих опер. Прокофьев успел также
сочинить до возвращения в СССР оперу Огненный ангел (1919–1927)
на сюжет Брюсова. На родине композитор был вынужден сочинять примитивные
патриотические оперы, и даже его Война и мир (1921–1942),
содержащая немало прекрасной музыки, нашпигована ходульными штампами
коммунистической идеологии. Коллега Прокофьева Д.Д.Шостакович
(1906–1975) подвергал скрытой критике сталинский режим. После блестящей и
язвительной оперы по сатирической повести Н.В.Гоголя Нос
(1928–1929), где отрезанный нос чиновника становится самостоятельным
персонажем, Шостакович с издевкой заклеймил чиновничество сталинской
России в пронизанной эротическими мотивами опере Леди Макбет
Мценского уезда (1934), которая ныне считается одной из лучших – и
одной из самых трудных – опер 20 в.
«Чешская опера» –
условный термин, под которым подразумеваются два контрастных
художественных направления: прорусское в Словакии и прогерманское в
Чехии. Признанная фигура в чешской музыке – Антонин Дворжак
(1841–1904), хотя только одна его опера – проникнутая глубоким пафосом Русалка
– закрепилась в мировом репертуаре. В Праге, столице чешской культуры,
главной фигурой оперного мира был Бедржих Сметана (1824–1884),
чья Проданная невеста (1866) быстро вошла в репертуар, обычно в
переводе на немецкий. Комический и незамысловатый сюжет сделал это
произведение самым доступным в наследии Сметаны, хотя он является
автором еще двух пламенно-патриотических опер – динамичной «оперы
спасения» Далибор (1868) и картинно-эпической Либуша
(1872, поставлена в 1881), где изображается объединение чешского народа
под властью мудрой королевы.
Неофициальным центром словацкой школы
являлся город Брно, где жил и работал Леош Яначек (1854–1928), еще один
горячий приверженец воспроизведения в музыке естественных речитативных
интонаций – в духе Мусоргского и Дебюсси. Дневники Яначека содержат
много нотных записей речи и природных звукоритмов. После нескольких
ранних и неудачных опытов в оперном жанре Яначек обратился сначала к
потрясающей трагедии из жизни моравских крестьян в опере Енуфа (1904, самая популярная опера композитора). В
последующих операх он
разрабатывал разные сюжеты: драму молодой женщины, которая из протеста
против семейного гнета вступает в незаконную любовную связь (Катя
Кабанова, 1921), жизнь природы (Лисичка-плутовка,
1924),
сверхъестественное происшествие (Средство Макропулоса, 1926) и
повествование Достоевского о годах, проведенных им на каторге (Записки
из мертвого дома, 1930).
Яначек мечтал об
успехе в Праге, но
его «просвещенные» коллеги с пренебрежением относились к его операм –
как при жизни композитора, так и после его смерти. Подобно
Римскому-Корсакову, который редактировал Мусоргского, коллеги Яначека
полагали, что лучше автора знают, как должны звучать его партитуры.
Международное признание Яначека пришло позднее в результате
реставраторских усилий Джона Тиррелла и австралийского дирижера Чарлза
Маккераса.
Хотите быть в курсе всех новостей из мира музыки, моды, кино и искусства? Следите за анонсами самых интересных статей на Facebook, Вконтактеи Google+.Подписаться на RSS можно здесь.
Дорогие друзья! Мы
всегда с большим интересом читаем ваши отзывы к нашим публикациям. Если статья "Опера в эпоху романтизма"
показалась вам интересной или помогла в работе или учебе, оставьте свой отзыв. Ваше
мнение очень важно для нас, ведь оно помогает делать портал OrpheusMusic.Ruинтереснее и
информативнее.
Не знаете, что написать? Тогда просто скажите «СПАСИБО!» и не
забудьте добавить понравившуюся страничку в свои закладки.