Блюз был и до сих пор
остается краеугольным камнем джаза. Но не меньшую роль в становлении раннего
джаза сыграл регтайм — другой вид негритянской музыки, который развился
примерно в то же время, что и блюз.
Найти первооснову
регтайма ничуть не легче, чем проследить становление блюза. К счастью, мы
располагаем хорошей публикацией «Все они играли регтайм», которая написана
известным специалистом по джазу Руди Блешем и Харриет Джейнис [8]. Авторы вели
исследования главным образом в 40-е годы нашего века, когда некоторые из
исполнителей раннего регтайма были еще живы, и, следовательно, могли получить
информацию о периоде расцвета этого жанра из первых рук. Однако предыстория
регтайма остается для нас неясной.
Хотя регтайм исполнялся
чуть ли не на всех существующих инструментах, а также многими ансамблями и
оркестрами, в основе своей это фортепианная музыка. Истоки регтайма связаны с
попытками американских негров XVIII и XIX столетий имитировать те перекрестные
ритмы, которые лежали в основе африканской музыки. Как мы уже видели, следующая
ритмическая фигура довольно часто встречается в музыкальном фольклоре
американских негров.
Эта же фигура
присутствует во всей западноафриканской музыке, она лежит в основе ритмики
регтайма и является традиционной для джаза. В популярной музыке она впервые
появляется в 1843 году в песне «Old Dan Tucker», и каждый американец узнает ее
по первым трем нотам песни «Turkey in the Straw». Фактически это разновидность
формулы «3 на 2», столь существенной в западноафриканской ритмике. В
европейской практике каждый звук этой ритмической формулы приходится точно на
одну из основных метрических долей. Африканцы, с их более тонким, чем у европейцев,
чувством ритма, не всегда исполняют эти звуки одинаково. Именно с этим мы и
сталкиваемся в данном случае: фигура из трех нот в двухдольном (или
четырехдольном) размере исполняется так, что средняя нота звучит в два раза
дольше, чем первая и третья.
Белые музыканты и негры,
воспитанные в европейской музыкальной традиции, пользуясь привычными понятиями,
принимали рeгинг за синкопирование. Термин синкопирование применяется к
отдельным звукам или ритмическим фигурам, которые начинаются между долями или
же построены так, что их главные тоны приходятся на промежутки между долями. В
короткой формуле, о которой шла речь, хотя последняя нота фигуры и начинается
на второй половине доли, синкопирование воспринимается нами на средней ноте,
между ритмическими акцентами. Синкопирование часто встречается в произведениях
классической музыки: синкопами, например, изобилует «Искусство фуги» И. С.
Баха. Читатель может ощутить синкопирование при ходьбе, делая между каждым
шагом хлопок в ладоши.
Но синкопирование — это прием
европейский, а не африканский. То, что европейские музыканты считали
синкопированием, на самом деле было перекрестным ритмом. Тоны воспроизводились
не точно между ритмическими акцентами, а чуть раньше или же чуть позже. Общий
эффект состоял в том, что мелодия как бы сдвигалась относительно тактовой схемы
и метра и развертывалась независимо от них.
Блеш и Джейнис приводят
слова одного из исполнителей регтайма Уолтера Гулда, по прозвищу „Одноногая
тень" („One Leg Shadow"), родившегося в 1875 году: «Старик Сэм Мур
играл в стиле регинг кадрили и польки еще тогда, когда меня не было на свете… А
сам он родился задолго до [Гражданской] войны». Во всяком случае, можно с
уверенностью сказать, что к 1870 году, а скорее всего и раньше, музыканты Джесс
Пикетт, Сэм Гордон, Сэмми Юим, Джек „Беа", Уилли Джозеф и десятки других,
чьи имена сейчас забыты, уже играли пьесы, в которых рег-фигуры, выполняемые
правой рукой, накладывались на некоторые из опорных басов левой руки.
Эти исполнители много
путешествовали. Как правило, это были любители и полупрофессионалы — умеющие
петь и играть на банджо. Они развлекали по вечерам своих товарищей по работе на
судоверфях или на строительстве железных дорог. Но были и профессионалы,
которые, подобно У. К. Хэнди, колесили по стране вместе с менестрельными или
водевильными труппами. Некоторые из них устраивались работать на речных
пароходах, старых колесных посудинах, поскольку на них для привлечения
пассажиров часто имелись оркестры. Элитой среди них считались пианисты,
прозванные «профессорами», которые кочевали по увеселительным заведениям,
игорным домам, салунам, клубам в гетто больших городов, развлекая весьма
пеструю в расовом отношении публику.
Среди этих музыкантов
царил дух братства. Правда, это не значит, что они не конкурировали друг с
другом. Джелли Ролл Мортон рассказал историю — она приводится Блешем и Джейнис —
о том, как он пришел в один из салунов Сент-Луиса, в котором собрались местные
пианисты. Там его никто не знал, но, когда он признался, что играет, ему
предложили сесть к инструменту и показать свои способности.
«На фортепиано лежало
много нот, — вспоминает Джелли, — и меня спросили, играю ли я по
нотам; я ответил, что немного. Мне тотчас дали несколько трудных пьес, но для
меня они все были простыми, потому что я уже знал их. Когда я сыграл все, что
мне дали, принесли пьесы Скотта Джоплина; я знал их наизусть и с легкостью
исполнил. А потом мне предложили пьесу „Poet and Peasant". В Сент-Луисе в то
время считалось, что если пианист может правильно сыграть „Poet and Peasant",
то он — настоящий мастер. Я знал эту вещь не первый год, и, когда передо мной
оказались ноты, я стал внимательно изучать их, как будто видел впервые, хотя в
свое время мне пришлось потратить месяца два на разучивание. Я стал играть и,
когда дошел до конца страницы, никак не мог перевернуть ее, потому что в данном
месте нужно было играть очень быстро. В это время мистер Мэтьюз выхватил
стоящие передо мной ноты и сказал: „Черт возьми, с этим парнем лучше не
тягаться, он любому даст сто очков вперед"».
Такие соревнования
проходили в дружеской атмосфере. Музыканты поддерживали друг друга, раскрывали
секреты своего мастерства, знакомили друзей-соперников со своими лучшими
мелодиями. При этом младшие всегда могли рассчитывать на помощь старших, более
искушенных музыкантов.
Не следует забывать о
том, что подготовка негритянских музыкантов до самого последнего времени не
имела ничего общего со строго разработанной системой музыкального образования,
обычной для культуры белых. Дж. X. Квабена Нкетиа, один из ведущих специалистов
по африканской музыке, говорит, что в Африке нет музыкальных учебных заведений
в традиционном смысле этого слова, поскольку считается, что в основе успеха
лежат природные данные и личное трудолюбие… [63]. Большую роль играет и
социальный опыт. Участие в музыкальной жизни важнее формального обучения. Такое
отношение к музыкальному образованию, усвоенное неграми еще в Африке,
продолжало определять их поведение в этой области и в Новом Свете. Учащийся,
получающий европейское музыкальное образование, пытается так овладеть
инструментом, чтобы формально уметь сыграть любое музыкальное произведение, с
которым он в будущем столкнется. Негритянский музыкант относился к игре на
инструменте совсем по-иному: он начинал с усвоения тех приемов или мелодий,
которые ему нравились. Негр овладевал только той техникой, которая ему была
необходима для исполнения любимых им вещей. Если белый трубач, например, мог
играть гаммы во всех тональностях, то музыкант-негр осваивал новую тональность
только тогда, когда встречался с пьесой, написанной именно в этой тональности.
Такой подход к
музыкальному обучению оказал огромное влияние на развитие джаза. Многие стороны
джаза трудноуловимы и едва ли могут быть описаны на бумаге или объяснены в
привычных терминах. Система традиционного музыкального образования не в
состоянии охватить существенные особенности джаза; единственный выход для
обучающегося джазмена — это слушать джаз, а затем стараться его воспроизвести.
Если бы первые исполнители джаза имели европейское музыкальное образование, то
развитие джазовой музыки пошло бы совсем по иному пути. Кроме того,
неформальное обучение воспитывало в джазмене потребность самовыражения. Начинающий
музыкант не привыкал к бесконечным повторениям одного и того же материала — по
большей части скучных упражнений, — который предлагался педагогом, а
отбирал те пассажи, те фрагменты мелодий, те пьесы, которые ему хотелось
исполнять, и таким образом вырабатывал необходимую технику. Он мог
сосредоточиться на темпе, на особенностях звучания, на определенных типах
гармоний; но, что бы он ни делал, это всегда отражало его собственные
пристрастия в музыке.
Однако существенным
недостатком было то, что в техническом отношении такая система заводила
музыканта в тупик, из которого не было выхода. До 40-х годов нашего века только
единицы джазменов могли исполнить сколько-нибудь сложное произведение
европейской музыки — их техника была совершенно непригодна для этого. И тем не
менее лучшего способа обучения джазу не было. Чаще всего молодой негритянский
музыкант находил себе наставника, иногда нескольких, среди тех, чью игру он
любил и пытался копировать, а они со своей стороны делились с ним «секретами
ремесла».
Многие пианисты раннего
регтайма получили именно такое музыкальное воспитание. Большинство из них,
видимо, вообще не знало нотной грамоты. Но среди них все же встречались
музыканты с европейским образованием. Рассказывают, что некоторые даже
закончили консерваторию. Эти музыканты стали формализовать принципы рег-игры,
создавая на основе этого стиля особый жанр. Они не только сочиняли пьесы, но
записывали их нотами, с целью возможной публикации, чем, конечно,
способствовали европеизации этой музыки. Исчезли блюзовые тоны, поскольку
пианисты не могли их воспроизвести на своем инструменте. Рег-фигуры в мелодиях
были сведены к обычному синкопированию, а сама мелодия была привязана к
граунд-биту, и только жесткий характер синкопирования напоминал об африканских
перекрестных ритмах.
В 1890 году группа
музыкантов, включавшая Тома Терпина, Джеймса Скотта, Арти Мэттьюза, Скотта
Хэйдена и Юби Блейка, уже сочиняла пьесы в стиле рег, дожившие до наших дней.
Мы не знаем, кто был автором первого регтайма. Насколько известно, сам термин
впервые встречается в названии «Ma Ragtime Baby» — пьесы, написанной Фредом
Стоуном и опубликованной в 1893 году. Но кто бы ни был первым, все же самым
выдающимся из них был, по всеобщему признанию, Скотт Джоплин.
Джоплин родился в 1868
году в Тексаркане, небольшом городишке в северо-восточной части штата Техас.
Его отец, железнодорожный рабочий, играл на скрипке; мать пела и играла на
банджо. И неудивительно, что все три сына четы Джоплин — Уилл, Роберт и Скотт —
увлеклись музыкой. В одном из соседних домов оказалось фортепиано — возможно, в
семье, где миссис Джоплин служила горничной, и Скотт получил возможность время
от времени подходить к инструменту. Очень скоро выяснилось, что у мальчика есть
способности, и отец с трудом собрал деньги, чтобы купить подержанный,
старомодный рояль. В те времена фортепиано в бедной негритянской семье было
редкостью, но не такой, как это может сейчас нам показаться. В последние
десятилетия прошлого века США переживали что-то похожее на фортепианную
лихорадку. Бедные негры, желавшие дать своим детям образование, могли тогда
потратить все свои сбережения на приобретение инструмента, точно так же как
сегодня бедные родители готовы всем пожертвовать, лишь бы купить для детей
энциклопедию. Как бы то ни было, Джоплин стал регулярно играть на рояле. Слух о
талантливом негритянском мальчике быстро разнесся по округе, и через какое-то
время у него появился учитель — по словам Блеш и Джейнис, это был немец,
который взялся учить Джоплина бесплатно. Но кто бы ни был его педагогом, мы
знаем, что Джоплин получил серьезное музыкальное образование и был хорошо
знаком с творчеством крупнейших европейских композиторов начала XIX века и
более ранних эпох. Джоплин как музыкант обладал и основательными теоретическими
знаниями. Разумеется, он знал и негритянский музыкальный фольклор, был знаком с
традицией шаутов и трудовых песен — некоторые из них он использовал в своей
опере «Treemonisha». Ho основной его репертуар составляла европейская
романтическая музыка XIX века, которая вдалбливается в головы сотен тысяч
американских школьников и по сей день.
Судя по всему, сильное
влияние на Джоплина оказала его мать. Именно она следила за его музыкальным
образованием. Возможно, опера «Treemonisha», с ее центральной фигурой Жанны
д'Арк, была связана для него с образом матери. Она умерла в 1882 году, когда
Джоплину было четырнадцать лет, и вскоре после этого он покинул отчий дом и
стал одним из тех музыкантов, которые ради заработка кочуют по всей Америке.
Но Джоплин не был похож
на типичных пианистов того времени, озабоченных только тем, как заработать
побольше денег и получше провести время. Тихий, сосредоточенный, даже
застенчивый, он был хорошим и надежным товарищем, всегда готовым прийти на
помощь. Заурядная внешность скрывала гордую натуру человека, решившего добиться
известности в том, что он назвал своим искусством. В этом отношении он,
возможно, был первым американским негром, осознавшим себя творцом негритянской
музыки.
Кочевая жизнь привела
Джоплина в 1885 году в Сент-Луис, который станет его постоянным местом
жительства почти на два последующих десятилетия. Он дает концерты в Сент-Луисе
и его окрестностях, отвечая на все поступающие приглашения, и постепенно
завоевывает репутацию одного из ведущих пианистов своего стиля на всем Среднем
и Южном Западе. Дважды в течение этого периода он какое-то время жил в городке
Седейлия, железнодорожном узле в центре штата Миссури. О том, с какой
серьезностью он относился к музыке, видно уже из того факта, что в конце 90-х
годов, когда ему было почти тридцать лет, он поступил там в негритянский
колледж Джорджа Смита. Мы знаем, что в колледже читали серьезный курс по теории
музыки, и можно предположить, что Джоплин прослушал его. В это же время он
играет на корнете в маленьком духовом оркестре, руководит собственным
танцевальным оркестром и время от времени гастролирует с вокальным квартетом «Texas
Melody Quartette» (в составе которого были также и два его брата), причем этот
квартет он сам организовал и возглавил. Все это свидетельствует о том, что к
тридцати годам Джоплин был высококвалифицированным музыкантом — он преподавал
музыку, занимался аранжировкой, руководил музыкальными коллективами, пел, играл
не только на фортепиано, но, возможно, в соответствии с модой тех лет, на
многих других инструментах.
Тогда же он начинает
сочинять музыку. Его первые произведения — типичные для того времени
сентиментальные песенки — мало отличались от тысяч им подобных. К 1897 году
страну охватило повальное увлечение регтаймом. Это было сущее безумие, одно из
многих, которые Америка пережила в связи с популяризацией разных форм
негритянской музыки. Подобно джазовой лихорадке 20-х годов, свинговому буму
30-х и бешеной моде на соул 60-х, увлечение регтаймом было связано с танцем;
танцем этим был кэйкуок. Белые музыканты быстро освоили регтайм, и в период
между 1900-1915 годами он доминировал в популярной музыке США. Регулярно
устраивались конкурсы регтайма, получили распространение школы регтайма,
издавались популярные книги и учебные пособия. Мода перекинулась в Европу, где
композиторы стали использовать темы из регтаймов в своих сочинениях. Наиболее
известное из них «Galliwog's Cakewalk» К. Дебюсси.
Этот бум коснулся и
Джоплина. В 1899 году он принес издателю несколько своих регтаймов. Издатель
выбрал всего один — «Original Rags». Среди отвергнутых был и регтайм, который
Джоплин назвал «Maple Leaf Rag». Однако Джоплин знал себе цену. «Когда-нибудь, —
говорил он своему другу, — „Maple Leaf" сделает меня королем регтайма».
И в самом деле, вскоре эту мелодию случайно услышал в исполнении Джоплина
торговец нотными изданиями по имени Джон Стиллуэл Старк. Она ему так
понравилась, что он сразу же предложил Джоплину опубликовать ее; Джоплин
согласился. Эта встреча сыграла решающую роль в жизни и того, и другого. Джон
Старк, родившийся в 1841 году, вырос на ферме в штате Кентукки. Сначала он был
фермером, потом продавцом мороженого, затем коммивояжером фирмы, торгующей
фортепиано и другими клавишными инструментами в районе Чилликота. Наконец он
обосновался в городе Седейлия, где открыл небольшой музыкальный магазин.
Относительно взаимоотношений Старка и Джоплина вопреки правилу нельзя сказать,
что белый американец эксплуатировал негра. Старк был партнером честным и
надежным. За регтайм «Maple Leaf Rag» он не только выплатил Джоплину аванс в пятьдесят
долларов — по тем временам сумма порядочная, — но и подписал с ним
контракт, который обеспечил Джоплину получение гонораров в будущем. «Maple Leaf
Rag» имел быстрый и грандиозный успех: в течение шести месяцев было продано
несколько сотен тысяч экземпляров нот; это позволило Старку перевести свое дело
в Сент-Луис. В последующие десять лет он оставался издателем, другом и
доверенным лицом Джоплина.
С этого момента Джоплин
становится если и не богатым, то по крайней мере состоятельным человеком, если
и не знаменитым, то, уж во всяком случае, известным. «Maple Leaf Rag» был самым
популярным из регтаймов и до сих пор наиболее любим почитателями этого жанра.
Сам Джоплин, как он и мечтал, был признан лучшим композитором регтайма. Хотя он
никогда не прекращал публичных выступлений, успех «Maple Leaf Rag» позволил ему
отказаться от работы в увеселительных заведениях и посвятить себя
композиторской деятельности и преподаванию музыки. Джоплином было опубликовано
тридцать три регтайма, около двух с половиной десятков песен, вальсов и сольных
пьес, а также руководство по регтайму; после его смерти осталось еще десять
произведений, которые были напечатаны лишь совсем недавно. Он очень серьезно
относился к музыке и упорно работал. С годами ткань его регов уплотнялась,
синкопирование стало более экономным. Его творчество принадлежало искусству, а
не коммерции. По законам коммерции регтаймы должны были быть простыми, то есть
доступными любому пианисту-любителю. Поздние регтаймы Джоплина могли сыграть
только очень искусные пианисты, даже для исполнения «Maple Leaf» требуется
незаурядное мастерство.
Джоплин не терпел
упрощенчества в популярных регтаймах и осуждал пианистов, которые ради дешевого
эффекта ускоряли темп. Он настаивал, чтобы его регтаймы исполнялись так, как
написаны.
Последнее замечание очень
важно. В то время многие исполнители регтаймов свободно обращались с мелодией,
продолжали играть в старой манере, ломая рег по своему усмотрению. Мы не можем
это утверждать с полной уверенностью, так как большинство ранних регов дошло до
нас в записи на валиках для механического фортепиано, а не в настоящих
фонограммах, и трудно сказать, насколько хорошо в них отражен стиль игры того
времени. Однако мы располагаем несколькими очень старыми записями регтаймов,
исполняемых на банджо, по которым можно судить, что музыканты вольно обращались
с ритмом. Записи известного в то время мастера игры на банджо Сильвестра
Оссмана, и особенно запись «St. Louis Tickle», свидетельствуют о свободной
манере его игры, придающей регтайму облик, близкий к джазу.
Джоплин придерживался
другого мнения, он считал, что регтайм — жанр композиторской музыки и
разрабатывается с той же тщательностью, как, например, этюды Шопена; поэтому
относиться к регтайму надо с подобающей серьезностью. И действительно, регтайм
в том виде, в каком он дошел до нас, — форма очень строгая. Левая рука
задает четкий ритм. Этот бас может быть смещающимся — то есть состоять из
последовательности отдельных тонов или октав, как бы «блуждающих» вниз и вверх
по клавиатуре — или же исполненным в так называемой манере страйд, для которой
характерны отдельные тоны или октавы на первой и третьей долях и полные аккорды
на второй и четвертой, что придает звучанию типичный «маршевый» ритм: «раз —
два, раз — два». Правой рукой играется сильно синкопированная и в классических
регтаймах часто достаточно сложная мелодическая линия.
Для регтайма типичны два
следующих приема мелодического развития. Во-первых, повторение — прием,
известный любому поклоннику музыки Баха, — когда одна и та же музыкальная
фраза повторяется в другой тональности, обычно отстоящей от первоначальной на
секунду или терцию. Во-вторых, для регтайма характерен уже известный нам
принцип «вопрос — ответ», когда вторая фраза противопоставляется первой.
Размеры регтаймов, как правило, стандартны: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4 и 6/8.
Большинство тем регтаймов
состоит из двух— или четырехтактовых фигур, которые, повторяясь или варьируясь,
образуют шестнадцати— или тридцатидвухтактовые построения. Рег состоит из трех,
четырех или даже пяти таких построений, обычно повторяемых или варьируемых
через определенные интервалы по типу рондо, с которым такой музыкант, как
Джоплин, безусловно, был знаком.
Разумеется, я здесь
обобщаю: зачастую рег отклоняется от описанной схемы в ту или иную сторону. Но
в целом это обобщение верно; регтайм — музыка, построенная по формальному
принципу, по гармоническим квадратам.
Истоки регтайма находят
во многих музыкальных формах, и прежде всего танцевальных кадрилях, лансье,
польках, но самое большое влияние на регтайм оказал марш. Марширующий оркестр
имеет долгую историю в США и, как мы уже видели, в течение многих десятилетий
играл большую роль в негритянской музыке. Марш был самой популярной музыкальной
формой, известной любому негритянскому музыканту, и поэтому неудивительно, что
именно марш сыграл решающую роль в становлении регтайма. Немало регтаймов в
нотных изданиях назывались маршами, например «Champagne Rag» Лэмба и «The
Fascinator» Скотта.
Ко времени вступления США
в первую мировую войну популярность регтайма резко падает. Это можно объяснить
по-разному — и слишком долгой популярностью жанра, и возросшим интересом к
джазу и блюзам, и тем, что в музыкальном отношении он не отличался особенной
глубиной.
Существенно изменились к
этому времени и интересы самого Джоплина. Приблизительно в 1907 году он
переезжает из Сент-Луиса в Нью-Йорк; с каждым годом он создает все меньше и
меньше регтаймов, почти полностью отдавая себя сочинению музыки в европейском
стиле. В 1909 году Джоплин опубликовал пять регтаймов; в оставшиеся восемь лет
жизни выйдут в свет еще только пять.
В 1903 году им уже была
написана регтайм-опера «A Guest of Honor», которая исполнялась всего один или
два раза; партитура ее не сохранилась. Начиная с 1910 года он отдает все свое
время новой опере — «Treemonisha».
Джоплин был необычайно
увлечен этой работой. Старк отказывается публиковать готовую оперу, поскольку
он уверен, что денег она не принесет, и Джоплин публикует ее в 1911 году на
собственные средства. Долгое время он искал возможность поставить ее на сцене
какого-нибудь театра, но безуспешно. В какой-то степени в этом сказался снобизм
музыкального мира белых американцев, не желавших признать негра как равного. Но
проблема заключалась не только в этом. Ведь в Нью-Йорке существовал
негритянский музыкальный театр: еще в 1898 году музыкальная постановка «Clorindy»,
созданная композитором Уиллом Куком и негритянским поэтом Полом Данбаром, была
показана в Нью-Йорке и Лондоне. Дело в том, что «Treemonisha», в сущности, была
далека от совершенства. Но Джоплин был убежден в ее достоинствах, и в 1915 году
он все-таки ставит оперу без декораций и с собственным музыкальным
сопровождением на фортепиано. Гарлемской публикой, большей частью неграми, она
была принята равнодушно. После этого Джоплин работал очень мало; 1 апреля 1917
года он умер, так и не осуществив своей великой мечты.
Работая над большими
музыкальными формами в европейской традиции, Джоплин поддался искушению,
которому в той или иной степени поддались многие джазовые музыканты после него.
Джеймс П. Джонсон, Дюк Эллингтон, Бикс Бейдербек, Вуди Герман, Стэн Кентон,
Орнетт Коулмен — вот всего лишь несколько имен из тех, кто писал музыку в
традиционных европейских формах. За редким исключением, качество этой музыки,
мягко говоря, не совсем высокое, и можно предположить, что произведения
создавались не по вдохновению, а из желания отличиться в «престижной» области.
Оперу «Treemonisha» можно
отнести к разряду именно таких произведений. Язык ее либретто наивен и
прямолинеен. Музыка оценивалась критиками по-разному — от «вполне
профессиональной» до «небезынтересной». Некоторые критики, и среди них Гюнтер
Шуллер, дирижировавший оперой на Бродвее, отмечали, что во времена Малера,
Шёнберга и Стравинского Джоплин говорит музыкальным языком 30-х годов прошлого
века. Но несмотря на недостатки, «Treemonisha» заслуживает определенного
внимания. В опере Джоплина есть несколько эпизодов, построенных на принципах
народной африканской музыки, прежде всего хоровод «We're Goin' Around» и
заключительная часть «A Real Slow Drag». Эти музыкальные фрагменты — одни из
самых заразительных и веселых, когда-либо написанных американцем, и я уверен,
что они займут достойное место в нашем культурном наследии.
Смерть Джоплина совпала с
закатом регтайма, но жанр этот не умер. В течение последних десятилетий всегда
находились энтузиасты, которые организовывали клубы, осуществляли публикации,
копались в музыкальных архивах и выступали с концертами. И их упорство было
вознаграждено. В 1971 году музыковед и пианист Джошуа Рифкин, горячий поклонник
джаза с юношеских лет, увлекся творчеством Джоплина и выпустил пластинку с его
записями. Ко всеобщему удивлению, пластинка имела сенсационный успех. Регтайм
переживал вторую молодость; это привело к тому, что «Treemonisha» была
поставлена сначала в Центре искусств в Атланте (1972), а затем и на Бродвее
(1975), где ее приняли весьма благожелательно. Мечта Джоплина все-таки сбылась.
Но истинную славу ему
принесли регтаймы. Регтайм вошел в историю музыки и занял в ней свое место. И,
хотя эту музыку не назовешь выдающейся, в своих лучших образцах она очаровывает
неординарностью и изящной простотой.
Хотите быть в курсе всех новостей из мира музыки, моды, кино и искусства? Следите за анонсами самых интересных статей на Facebook, Вконтактеи Google+.Подписаться на RSS можно здесь.
Дорогие друзья! Мы
всегда с большим интересом читаем ваши отзывы к нашим публикациям. Если статья "Скотт Джоплин и регтаймовая лихорадка"
показалась вам интересной или помогла в работе или учебе, оставьте свой отзыв. Ваше
мнение очень важно для нас, ведь оно помогает делать портал OrpheusMusic.Ruинтереснее и
информативнее.
Не знаете, что написать? Тогда просто скажите «СПАСИБО!» и не
забудьте добавить понравившуюся страничку в свои закладки.